martes, 19 de marzo de 2013

Orquesta y coro rtve: Concierto A15


15 de marzo de 2013

Orquesta Sinfónica de RTVE

Alban Gerhardt (violonchelo)

Director Carlos Kalmar



William Walton PORTSMOUTH POINT

WIKIPEDIA http://en.wikipedia.org/wiki/Portsmouth_Point_(Walton)



Portsmouth Point is an overture for orchestra by the English composer William Walton, composed in 1925. The work was inspired by Rowlandson's print depicting Portsmouth Point. Walton recalled that the main musical had come into his mind whilst riding on a route 22 bus in London.[1] Walton dedicated the score to the poet Siegfried Sassoon,[2] who had recommended that Oxford University Press publish the score.[3] The score was first published in piano-duet form in 1925. The full orchestral score was published in 1928.[1]


  1. The overture was selected for performance at the 1926 International Society for Contemporary Music festival, and received its first performance in Zürich on 22 June 1926, conducted by Volkmar Andreae. The first London performance was on 28 June 1926, withEugene Goossens conducting the overture as an interval work in the midst of a Diaghilev ballet performance.[1] Walton himself conducted the overture at The Proms in 1927. Constant Lambert later prepared a version of the overture, with a reduced orchestration, from Walton's original, and also with simplified time signatures. Lambert first conducted this version in 1932.[3]
Portsmouth Point depicts in musical form the rumbustuous life of British 18th century sailors. Commentators have noted the influence of Igor Stravinsky's music and of jazz in the rhythms of the score,[4][5] as well as the rhythm of the Catalonian sardanadance.[1]
In 1953, Walton briefly quoted this work in his contribution to the collaborative work Variations on an Elizabethan Theme.



Benjamin Britten SINFONÍA PARA VIOLONCHELO Y ORQUESTA Op. 68

WIKIPEDIA http://en.wikipedia.org/wiki/Cello_Symphony_(Britten)


The Symphony for Cello and Orchestra or Cello Symphony Op. 68 was written in 1963 by the British composer Benjamin Britten. He dedicated the work to Mstislav Rostropovich, who gave the work its premiere in Moscow with the composer and the Moscow Philharmonic Orchestra on March 12, 1964. The work's title reflects the music's more even balance between soloist and orchestra than in the traditional concerto format.
The piece is in the four-movement structure typical of a symphony, but the final two movements are linked by a cello cadenza:


En el vídeo anterior está el primer movimiento. Para escuchar la obra completa se puede usar el enlace 
https://www.youtube.com/watch?v=Gma5JFbASNM


Piotr Ilich Chaikovski SUITE Nº  3 Op. 55


WIKIPEDIA http://en.wikipedia.org/wiki/Orchestral_Suite_No._3_(Tchaikovsky)


Pyotr Ilyich Tchaikovsky composed his Orchestral Suite No. 3 in G, Op. 55 in 1884, writing it concurrently with his Concert Fantasia in G, Op. 56, for piano and orchestra. The originally intended opening movement of the suite, Contrastes, instead became the closing movement of the fantasia. Both works were also intended initially as more mainstream compositions than they became; the fantasia was intended as a piano concerto, while the suite was conceived as a symphony.
The suite's first performance was in Saint Petersburg, Russia on January 24, 1885, under the direction of Hans von Bülow. It was dedicated to the conductor Max Erdmannsdörfer, who gave theMoscow premiere a few days later, and who had conducted the premieres of the first two suites.

The suite is divided into four movements, the fourth a theme and variations longer than the other three movements combined:
I) Élégie (Andantino molto cantabile, G major)
Wiley calls this movement "resolutely melodic." A change from B to B–flat "produces tension in the misalignment of theme and key," he comments. The first theme group returns in the key of the second, then to a bridge. He then returns to the home key and reprises the second theme group in the key of the first and follows it with a lengthy epilogue.[1]
II) Valse mélancolique (Allegro moderato, E minor)
Wiley contends that while Tchaikovsky referred to this movement as the "obligatory waltz number," it is not typical of his work in this vein. The somber character of the opening theme is exceptional and the syncopated second subject much like that in the scherzo. Wiley adds, "The unusual periodicity in long, uneven spans is acharacteristic, as is the formal pattern, a tripratite reprise that also mimics the scherzo. The unwaltz–like result, sustained for 100 bars, is enigmatic. Abbreviating the reprise makes the Trio even more striking."[2]
III) Scherzo (Presto, E minor)
The opening theme of this movement, Wiley writes, is similar to its counterpart in the Second Suite. The constant shift of timbral combinations and the tempo make this music, alternating between 6/8 and 2/4, a challenge for the orchestra. Tchaikovsky "plays with emphasis throughout," Wiley adds, "sometimes enriching the tonic triad with the addition of the sixth, creating a chord with the pitches of both chords simultaneously, and so creates a merging of G major and E minor." The orchestration of the Trio section, a march, includes snare drum and triangle.[3]
IV) Tema con variazioni (Andante con moto, G major)
1. Andante con moto, 2/4
2. Andante con moto, 2/4
3. Andante com moto, 2/4
4. Pochissimo meno animato, B minor
5. Allegro vivo, 3/4, G major
6. Allegro vivace, 6/8, G major
7. L'istesso tempo, 2/4, G major
8. Adagio, 3/4, A minor (closing in E major)
9. Allegro molto vivace, 2/4, A major
10. Allegro vivo e un poco rubato, 3/8, B minor
11. Moderato mosso, 4/4, B major
12. Finale. Polacca—Moderato maestoso e brillante, 3/4, G major

Tchaikovsky's original layout for the Third Suite was similar to that of his Second—a fairly large opening movement as in his first two orchestral suites, then three smaller ones and a theme–and–variations finale.
[6] The developments that Contrastes underwent, while good for the Concert Fantasia, left the suite unbalanced, with three small-scale movements followed by a theme-and-variations movement as large as all three previous movements placed together. Even without Contrastes, the suite remains a long work. 

Wiley also says the quality of Prelest' (meaning "charming" or "pleasing") in the Third Suite "is too prominent for a symphony, while at the same time the suite's coherence advances well beyond the casual miscellency of the Second." This continuity, he suggests, "casts doubt on the freedom he so cherished when writing the First Suite six years earlier." The Third Suite, Wiley adds, is also much darker music in tone than in the two suites that preceded it.
In the fourth variation (pochissimo meno animato, B minor) of the fourth movement, a quotation of the Dies Irae theme is distinctly heard.

Tchaikovsky believed the public would appreciate the new suite; of the reception at its premiere, he wrote to his patroness Nadezhda von Meck six days after the event that "reality far exceeded my expectations. I have never before experienced such a triumph. I saw that then entire mass of the audience was moved, and grateful to me. These moments are the finest adornment of the artist's life. Thanks to these it is worth living and laboring."[10] The composer's brother Modest later claimed it was the greatest public triumph up to that point for a Russian symphonic work. The press was uniformly favorable, with the composer's friend Herman Laroche declaring Tchaikovsky's music the true music of the future.[11] Tchaikovsky's first two orchestral suites had also been received very warmly by the public and the critics, but the composer had not attended either of their premieres.
Laroche's comment can serve as a useful reminder that what may now sound conventional was taken at the time it was written as something very fresh and original. Tchaikovsky does not plumb any new emotional depths in this work, but his level of invention is at its most inspired. The Third Suite most notably explores further the melodic and orchestral possibilities exposed in its two predecessors as well as for Tchaikovsky's return to large-scale variation form.[11] The final movement, Tema con Variazione, is a wonderful example of the composer's creative genius and it is a locus classicus of scoring. During Tchaikovsky's lifetime it was not uncommon for him to be asked to perform this finale without the rest of the suite, such was its universal popularity; and the finale alone has been performed numerous times since.


 Se puede ver una crítica a este concierto AQUÍ
Para terminar, un pequeño vídeo con Alban Gerhardt interpretando a Bach


lunes, 18 de marzo de 2013

XXIII Ciclo de Conciertos UPM: Concierto de comienzo de segundo cuatrimestre


16 de febrero de 2013

Orquesta Sinfónica NEOTONARTE

José Ignacio Gavilanes (Organista)

Director Antonio Palmer



Bedrich Smetana POEMA SINFÓNICO "EL MOLDAVA"

WIKIPEDIA http://es.wikipedia.org/wiki/Má_vlast

Má vlast (generalmente traducido como Mi país o, más correctamente, Mi patria) es un conjunto de seis poemas sinfónicos compuestos por el compositor checo Bedřich Smetana entre 1874 y 1879. Aunque se suele presentar como una obra completa en seis movimientos, las partes que lo componen fueron concebidas como obras individuales.
Smetana usa en estas obras el estilo de poema sinfónico iniciado por Franz Liszt, que incluye una orientación nacionalista de la música que fue habitual a finales del siglo XIX. Cada poema representa un aspecto del paisaje rural, la historia o las leyendas de Bohemia.
El segundo poema, Vltava (el nombre checo del río Moldava), fue compuesto entre el 20 de noviembre y el 8 de diciembre de 1874, y estrenado el 4 de abril de 1875. Compuesto en mi menor, su duración es de unos doce minutos.
En palabras de su compositor:
La composición describe el curso del Moldava: el nacimiento en dos pequeños manantiales, el Moldava Frío y el Moldava Caliente, su unión, el discurrir a través de bosques y pastizales, a través de paisajes donde se celebra una boda campesina, la danza de las náyades a la luz de la luna; en las cercanías del río se alzan castillos orgullosos, palacios y ruinas. El Moldava se precipita en los Rápidos de San Juan, y después se ensancha de nuevo y fluye apacible hacia Praga, pasa ante el castillo Vyšehrad, y se desvanece majestuosamente en la distancia, desembocando en el Elba.
El tema inicial, que representa los dos manantiales en que nace el Moldava, es interpretado con flauta. Más adelante se puede oír la sección de metales representando los sonidos de los cuernos de caza en un bosque, una polka que representa la danza de la boda campesina y las cuerdas representando la danza de las ninfas acuáticas. Los címbalos y timbales representan los rápidos de San Juan.

Esta pieza es sin duda la más conocida del autor, y se basa en una adaptación de un antigua canción popular de origen indeterminado, que constituye también la base del Hatikva, el himno nacional de Israel. Es probable que Smetana adaptase la melodía de una versión sueca conocida como Ack, Värmeland. La técnica usada por Smetana en este poema consiste en usar los tonos de la composición para describir vívida, casi literalmente, los paisajes que representan.

 Creo que Kubelik interpreta magistralmente esta obra.


Pedro Vilarroig SINFONÍA Nº 3 "FILOSÓFICA"

WIKIPEDIA http://es.wikipedia.org/wiki/Pedro_Vilarroig

Doctor Ingeniero de Minas, cursa sus estudios de música en el Real Conservatorio Superior de Música. Pertenece al LIM (Laboratorio de Interpretación Musical) durante un periodo de dos años actuando como colaborador, intérprete y compositor en el terreno de la electroacústica. Fundador de la Asociación Musical Verda Stelo, dirige el coro y la orquesta del mismo nombre durante siete años. Cursa estudios corales con el profesor checoslovaco Petr Fiala, un taller de Composición dirigido por el maestro Carmelo Bernaola, dirección coral en cursos organizados por la Federación Coral de Madrid y música incidental en los cursos realizados por Eduardo Armenteros y José Miguel Martínez con sede en la SGAE de Madrid y Barcelona. Ha compuesto música de cámara y sinfónica, bandas para para cortometrajes y realizado encargos de fondos musicales, entre los que merecen ser destacados un audiovisual para el Ministerio de Asuntos Exteriores y dos para el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid. Aunque haya realizado numerosas obras para electroacústica su estilo se engloba en un estilo claramente neotonal con muchas influencias de Mahler, Prokofiev, Shostakovich y Sibelius, entre otros. Es presidente de la «Asociación Española de Compositores Neotonales» y presidente de la Federación Coral de Madrid desde 1999. Es igualmente profesor de Física y de Cosmología en la Universidad Politécnica de Madrid desde 1980.

Aquí está el primer movimiento de esta sinfonía. Se puede escuchar completa en el siguiente enlace http://playalbums.net/pedro-vilarroig/sinfonia-no-3-filosofica/





Es muy interesante el siguiente artículo de Pedro Vilarroig
http://coralea.com/%C2%BFque-es-el-neotonalismo-por-pedro-vilarroig/



Antonin Dvorak SINFONÍA Nº 9 "DEL NUEVO MUNDO" Opus 95

WIKIPEDIA http://es.wikipedia.org/wiki/Sinfon%C3%ADa_n.%C2%BA_9_(Dvo%C5%99%C3%A1k)



La Sinfonía n.º 9 en mi menor, Op. 95 (1893), también conocida como Sinfonía desde el Nuevo Mundo o Sinfonía del Nuevo Mundo (en checo:Novosvětská), es posiblemente la sinfonía más conocida de Antonín Dvořák. Fue compuesta en 1893 durante la estancia del compositor enEstados Unidos.
En junio de 1891, Jeanette Thurber, fundadora del Conservatorio Nacional de Música de Nueva York, ofreció a Dvořák la dirección de este centro en condiciones muy favorables. Fue por ello por lo que, en septiembre de 1892, el compositor se trasladó a Estados Unidos desde 1892 hasta1895. Durante su estancia en el país compuso la Sinfonía n.º 9 en mi menor, conocida como "Del Nuevo Mundo". Dvořák compuso esta obra entre el 10 de enero y el 24 de mayo de 1893 y se estrenó el 15 de diciembre del mismo año en el Carnegie Hall de Nueva York, dirigiendo Anton Seidl la Orquesta Filarmónica de la ciudad.